Anche altri importanti centri italiani vedono la presenza di galleriste

In generale per le artiste di neoavanguardia il passaggio dalla fase amatoriale a quella professionale è più lento che per i colleghi e risente di maggiori resistenze esterne. In aggiunta, il ricorso a sistemazioni provvisorie risponde, nel loro caso, anche a specifiche esigenze di genere. Per molte, la pratica artistica deve conciliare con le mansioni familiari e la ritualità domestica. Soprattutto tra quelle sposate, poche sono le artiste che possono permettersi uno studio indipendente e hanno la possibilità di lavorarvi per molte ore al giorno. Ad esempio, Lucia Marcucci, Elisabetta Gut e Ketty La Rocca portano avanti la propria attività in casa negli anni Sessanta, adibendo un vano dell’abitazione a proprio studio o lavorando in cucina o in soggiorno. <175 Diversamente, Cloti Ricciardi, Giosetta Fioroni e Nanda Vigo posseggono un piccolo studio, necessario per la creazione di opere particolarmente ingombranti o funzionale anche allo svolgimento di un’altra professione. <176
In aggiunta, in una condizione di totale responsabilità del ménage familiare, la maternità e l’accudimento dei figli impongono tempistiche operative discontinue rispetto a quelle dei colleghi; ciò implica periodi d’inattività e l’adeguamento del proprio impiego a un diverso ordine di priorità giornaliere. Fanno eccezione le poche artiste che seguono una traiettoria di vita più individualistica – Fioroni, Vigo e Dadamaino – o coloro che non hanno avuto o preferito non avere figli, come Ricciardi.
3.1.2 Stereotipi d’artista
Come esito dei ruoli di genere, il fenomeno del dilettantismo colto dimostra la correlazione dei ruoli con gli «stereotipi» sociali. Con stereotipo si allude qui a un modello di comportamento, prodotto attraverso un processo discorsivo di categorizzazione, a cui gli individui di un dato gruppo sociale ricorrono per elaborare e interpretare l’immagine del femminile o del maschile. Gli stereotipi non sono fissi ma risentono dei cambiamenti nei contesti culturali che pure influenzano. Il peso dei ruoli e degli stereotipi di genere sulla mentalità degli agenti sociali condiziona in modo più o meno palese le dinamiche del campo dell’arte. Ovviamente, esiste anche uno stereotipo dell’artista in senso assoluto (ossia maschile); ma qui si prenderanno in esame soltanto gli effetti dello stereotipo femminile sulla pratica delle artiste durante il periodo in questione.
Negli anni Sessanta, infatti, gli stereotipi non solo incidono a fondo sulla psicologia delle singole artiste ma agiscono a livello macroscopico, influenzando i meccanismi di riconoscimento della critica, le modalità d’accreditamento nel mainstream e l’andamento del mercato in senso generale. Sul piano economico, la non commerciabilità dell’arte delle donne rappresenta il risvolto più evidente degli stereotipi. Ciò è dovuto, in primo luogo, al radicato preconcetto dell’epoca che le donne siano prive di talento. Come testimonia Francesco Guerrieri: “[…] ciò non esclude che circolassero maldicenze e insinuazioni calunniose specialmente nei confronti di donne di bella presenza, per il pregiudizio in quel tempo ancora dominante che per essere veri artisti bisognava essere maschi. Citando il detto di Renoir che per essere veri pittori occorreva avere due buoni testicoli, i collezionisti rifiutavano di acquistare quadri dipinti da donne”. <177
Anche davanti a opere d’indubbio valore, il giudizio del gallerista è sempre condizionato dal timore di lanciarsi in un investimento rischioso o infruttuoso, dal momento che, nella prospettiva dello stereotipo, l’impegno di una donna al lavoro artistico è inevitabilmente destinato a venir limitato o interrotto dal matrimonio e dalla maternità. Numerose sono le testimonianze delle artiste in tal senso. <178
Un maggiore incoraggiamento arriva talvolta da artisti più maturi e già affermati. Ad esempio, agli inizi del decennio Sessanta Grazia Varisco vende la sua prima opera Sferisterio semidoppio a Lucio Fontana per ventimila lire: un gesto di stima e di attenzione solitamente rivolto dal Maestro dello Spazialismo ai giovani artisti nei quali riscontra affinità o comunque delle evidenti qualità. <179
Il diffuso disinteresse per la produzione artistica delle donne è oltremodo aggravato dall’inconsistenza del mercato dell’arte italiana e riflette un più generale dissenso diffuso tra gli artisti europei rispetto alla mercificazione delle opere d’arte. Negli anni Sessanta raramente le mostre costituiscono occasioni di vendita e gli artisti contribuiscono alle spese degli eventi cedendo qualche lavoro, da cui i galleristi avrebbero ricavato dei guadagni solo nei decenni a venire. <180
Tuttavia, qualora le opere delle donne s’inseriscano nel lavoro collettivo di un gruppo, le diffidenze del mercato possono essere in buona parte superate; così come accade quando le artiste ricevono il supporto di padri, mariti o compagni, ovvero di figure già affermate e influenti nel settore. Afferma Nanda Vigo al riguardo: “Pregiudizi molti, mercato, poco. A meno che non fossi la compagna di un critico, di un politico o di un ricco imprenditore, intendo un garante. Il sistema è in funzione tutt’oggi. Rigettare il sistema, significa: castigo”. <181
Si può considerare la posizione marginale che le neoavanguardiste occupano tuttora nel panorama sovranazionale come una conseguenza del fatto che al tempo le donne potevano emergere solo attraverso la mediazione maschile. Salvo rari casi, il loro ingresso nelle collezioni permanenti dei musei è avvenuto di recente ed è stato soprattutto il risultato di donazioni o di acquisizioni a basso costo. A distanza di decenni, il valore del loro lavoro continua a essere quantomeno irrisorio sul mercato internazionale, nonostante il processo di storicizzazione delle neoavanguardie abbia considerevolmente innalzato le quotazioni dei colleghi maschi.
Se sul piano economico la discriminazione sessuale è lampante, su quello critico ed espositivo assume contorni più sfocati e controversi. Gli stereotipi di genere condizionano in modo differente gli stakeholder, ovvero le figure influenti del campo dell’arte, a seconda del loro sesso. Un elemento da prendere in analisi in tal senso è l’atteggiamento di critiche e galleriste rispetto alla produzione artistica delle donne; un dato ancora più significativo in rapporto alla ridefinizione degli equilibri di genere nel campo dell’arte di questo periodo.
Tanto il mondo della critica che i circuiti espositivi pubblici e privati registrano nel decennio l’affermazione di personalità femminili in posizioni di rilievo. Nel primo, transitano tra le altre Carla Lonzi, Lea Vergine, Lorenza Trucchi, Marisa Volpi, Sandra Pinto, Daniela Palazzoli e Sandra Orienti: figure versatili che riescono a guadagnarsi una certa reputazione nel dibattito teorico in corso e che giocheranno oltretutto, in alcuni casi, un ruolo strategico nel neofemminismo. Nel mondo espositivo, invece, oltre alla ben nota Palma Bucarelli, soprintendente alla Galleria nazionale d’arte moderna, s’impongono sin dagli anni Quaranta nel circuito privato le galleriste romane Linda Chittaro, che apre Lo Zodiaco nel 1943; Irene Brin, dal 1946 impegnata con il marito Gaspero del Corso nella gestione della galleria L’Obelisco; Ninì Pirandello, cofondatrice con Plinio de Martiis della galleria La Tartaruga nel 1954; Topazia Alliata, proprietaria dell’omonima galleria dal 1959; Liliana Sisti a L’Appia Antica dal 1957; e Mara Coccia che inaugura L’Arco d’Alibert nel 1963. A Roma operano inoltre, nell’ambito del fervido interscambio culturale tra artisti italiani e statunitensi, Frances McCann, proprietaria della Rome-New York Art Foundation dal 1957; Carla Panicali, direttrice con Bruno Herlitzka della Galleria Marlborough dal 1962; e Ileana Sonnabend, giunta nella capitale nel 1961, dove collabora per breve tempo con Plinio de Martiis. <182
Sebbene in misura minore, anche altri importanti centri italiani vedono la presenza di galleriste: a Milano, Zita Vismara con l’omonima galleria fondata nel 1965 e Beatrice Monti inaugura nel 1955 la Galleria dell’Ariete; <183 a Torino, Margherita Stein con la Galleria Stein nel 1966; a Venezia si registra la presenza di Peggy Guggenheim la cui collezione è esposta sin dal 1951; e a Firenze, Fiamma Vigo gestisce la galleria Numero.
Randy Rosen, impegnata nell’analisi del processo di affermazione delle artiste statunitensi nel XX secolo, sostiene che l’elemento differenziale tra l’attività femminile prima e dopo lo spartiacque del neofemminismo si ravvisi nella partecipazione al potere a cui le donne giungono. <184 Considerando l’ampio numero di galleriste e critiche in settori cruciali del campo artistico, è chiaro che per l’Italia tale partecipazione sia in gran parte compiuta già negli anni Sessanta. Tuttavia questa non si risolve a vantaggio delle artiste, restando in qualche maniera sottomessa alle logiche della cultura patriarcale. Difatti, passando al setaccio le mostre personali e collettive delle neoavanguardiste, quest’ultime sembrano essere perlopiù ignorate dalle stakeholder del proprio sesso, che generalmente non compaiono né come curatrici né come galleriste di riferimento. <185 Fanno eccezione, per i casi esaminati, Fiamma Vigo che ospita presso la Galleria Numero di Roma una personale di Lucia Di Luciano nel 1965, di Laura Grisi nel 1970 e di Elisabetta Gut nello stesso anno; Angelica Savinio che invita Laura Grisi per la mostra d’esordio alla Galleria Il Segno di Roma nel 1964; Zita Vismara che espone nel 1968 le opere di Grisi e di Gut; <186 e Mara Coccia che mette a disposizione la galleria L’Arco d’Alibert per una mostra di Grisi nel 1965. La situazione cambia leggermente quando le artiste si presentano come esponenti di un progetto artistico di gruppo. <187
Ad ogni modo, in assenza di un sistematico studio di genere su critiche e galleriste italiane del Novecento, questo sentimento d’indifferenza può essere ricondotto tanto al tipo di formazione accademica quanto al loro stesso profilo generazionale, segnato da una scarsità grave di informazioni sul femminile. <188 Per sentirsi legittimate, molte donne tendono ad assumere schemi comportamentali maschili, piuttosto che sviluppare autonomamente la propria personalità. Al pari delle artiste, anche le critiche, operando in forte minoranza e prive di coordinate culturali di riferimento, sembrano aderire in maniera incondizionata alle dinamiche paternaliste del sistema. <189 Inoltre, le forme in cui si manifesta in questo periodo la solidarietà tra le donne in Italia sono molto diverse, condizionate dalla struttura dei rapporti familiari e dal sistema educativo, proiettate verso l’esterno e relative alla sfera della rappresentazione e della politica. <190
La crescente e massificata presenza femminile nell’ambito scolastico, lavorativo e pubblico, porta le donne a riconfigurarsi sulla spinta di logiche generazionali, assumendo gli uomini come interlocutori privilegiati, a discapito del confronto con le altre donne. Ciò chiarisce, indirettamente, anche la diffidenza che le neoavanguardiste dimostrano rispetto alle loro colleghe. L’esiguità numerica e la tendenza a solidarizzare più con l’altro sesso che col proprio, potrebbe in parte spiegare le deboli relazioni tra artiste professionalmente vicine; legami spesso segnati da reciproco distacco quando non da aperto antagonismo.
Ma nel complesso, entrambe le parti – critiche/galleriste e artiste – puntano ad accreditarsi rispetto all’immaginario simbolico maschile. Perciò, mentre le prime si mostrano scettiche verso il lavoro delle donne, il cui profilo professionale non è ancora completamente riconosciuto, le artiste ricercano la considerazione e il supporto di critici o colleghi uomini, la cui influenza supera di gran lunga quella delle rispettive colleghe. Basti pensare a Carla Lonzi, il cui percorso personale e professionale restituisce in modo emblematico le idiosincrasie che caratterizzano la riconfigurazione dell’identità delle donne nel campo dell’arte degli anni Sessanta. Studi recenti sulla sua figura hanno evidenziato come l’insofferenza per l’asimmetria tra i sessi assuma, proprio in questi anni, un peso crescente. Analogamente alle artiste di neoavanguardia, Lonzi non sembra vivere come limitante la sua situazione, ma è fortemente consapevole della subalternità che comporta.
[NOTE]
175 L. Marcucci, intervista rilasciata all’autrice in data 2/12/2012; E. Gut, intervista rilasciata all’autrice in data 6/6/2014; riguardo a K. La Rocca, l’informazione è stata fornita dal figlio Michelangelo Vasta, intervistato il 30 aprile 2015.
176 Nel decennio Sessanta, Ricciardi ha in affitto un piccolo studio in via della Stelletta (vedi intervista negli apparati); Nanda Vigo apre il suo studio come architetta nel 1959 a Milano; nel 1958 Giosetta Fioroni stabilisce il suo studio in vicolo delle Orsoline 31, dove va ad abitare, e successivamente in via delle Zoccolette. Cfr. G. Celant, Giosetta Fioroni, cit., p. 90 e p. 172.
177 F. Guerrieri, comunicazione e-mail inviata all’autrice in data 3/02/2015.
178 Cfr. L. Marcucci, C. Ricciardi e M. Bentivoglio, interviste rilasciate all’autrice (v. appendice). Per un’analisi sull’evoluzione di tale tendenza, si veda M. A. Trasforini, Donne artiste e mercato, in Ead., Arte in Città. Arte, pubblici e gallerie a Bologna, «Misure/Materiali di ricerca dell’Istituto Cattaneo», febbraio 2003, pp. 44-45; disponibile su: http://www.cattaneo.org/pubblicazioni/misure/Misure%20n.%2026%20(Trasforini).pdf (accesso 1/6/2014)
179 G. M. Accame, Grazia Varisco, cit., p. 11.
180 Cfr. P. De Martiis, Intervista a cura di Federica Pirani, in M. Calvesi e R. Siligato, (a c. di), Roma anni ’60. Al di là della pittura, cat., cit., pp. 336-338; e G. T. Liverani, L’ultima intervista a Gian Tommaso Liverani a cura di L. Schermi, «Arte e Critica», VI, 24, ottobre/dicembre Roma 2000, disponibile su http://www.merzbau.it/appunti.php?mrcnsn=0000000012 (accesso 3/9/2015). Sul diverso approccio degli artisti europei e di quelli statunitensi rispetto al mercato dell’arte si veda: A. Bonito Oliva, Europe/America: the different avant-gardes, Deco Press, Milano 1976.
181 N. Vigo, intervista rilasciata all’autrice in data 13/09/2014 (v. apparati).
182 Sulla situazione artistica a Roma negli anni Cinquanta e Sessanta la bibliografia è molto ricca e particolareggiata, si rinvia pertanto, per una prospettiva generale, ai seguenti saggi e cataloghi di mostre: N. Ponente; M. Calvesi; et al. (a c. di), Linee della ricerca artistica in Italia, 1960-1980, cat., Palazzo delle Esposizioni, Roma 1981; F. Gualdoni, Arte a Roma 1945-1980, Politi, Milano 1988; M. Calvesi; R. Siligato (a c. di), Roma anni ’60. Al di là della pittura, cat., cit.; M. Sassone (a c. di), Voci: 1948 Roma 1960, cat., Studio Sotis, Roma 1998; C. Salaris, La Roma delle avanguardie, dal futurismo all’underground, Editori Riuniti, Roma 1999; L. Cherubini, Formidabili quegli anni. Roma e il “sogno degli anni Sessanta”, in V. Baradel, et al. (a c. di), La grande svolta – Anni ’60. Viaggio negli anni Sessanta in Italia, cat., Padova Palazzo della Ragione, 7 giugno – 19 ottobre, Padova 2003, Skira, Milano 2003, pp. 82-91.
183 Sulla situazione artistica milanese tra gli anni Cinquanta e Sessanta e l’attività espositiva su piano privato e istituzionale, si rimanda a: F. Gualdoni (a c. di), Miracoli a Milano 1955-1965: artisti, gallerie, tendenze, cat., Museo della Permanente, 5 luglio – 21 settembre, Comune Museo della Permanente, Milano 2000; L. M. Barbero (a c. di) Gli irripetibili anni ’60. Un dialogo tra Roma e Milano, Roma, Fondazione Roma Museo, Palazzo Cipolla 10 maggio – 31 luglio 2011, Skira, Milano 2011.
184 Cfr. R. Rosen, Moving into the mainstream, in R. Rosen; C. Brawer, Making their mark: women artists move into the mainstream, 1970-85, Abbeville, New York 1989, pp. 7-25.
185 In assenza di letteratura specifica, questo sentimento di indifferenza è emerso dall’analisi dei cataloghi delle mostre collettive e personali del decennio Sessanta relative alle artiste considerate. Nel caso di mostre personali, non si registra la presenza di critiche di riferimento. Riguardo al percorso di militanza critica di alcune donne attive negli anni Sessanta si V: L. Vergine, Parole sull’arte: 1965-2007, Il Saggiatore, Milano 2008; L. Trucchi, 1957-2004: cinquant’anni d’arte italiana nelle cronache di Lorenza Trucchi, Marsilio, Venezia 2009; C. Lonzi, Scritti sull’arte a cura di L. Iamurri; L. Conte; V. Martini, Et al, Milano 2012; M. Volpi, Una testimonianza autobiografica, in L. Iamurri; S. Spinazzè (a c. di), L’arte delle donne nell’Italia del Novecento, cit., pp. 169-180.
186 È interessante notare che sia Zita Vismara che Fiamma Vigo nascono come artiste e poi decidono di reinventarsi come galleriste. È dunque probabile che la disponibilità dimostrata verso le donne sia in parte radicata nell’aver sperimentato personalmente le difficoltà del percorso artistico.
187 In questo scenario, Lea Vergine e Lara Vinca Masini si dedicano a Nanda Vigo e Dadamaino nell’ambito dei loro studi sull’arte cinetica e programmata. Tra le artiste della generazione precedente va segnalato inoltre l’interesse di Carla Lonzi per Carla Accardi che presenta alla Biennale di Venezia nel 1964, intervista su Marcatré nel 1966 e inserisce come unica donna tra gli artisti di Autoritratto del 1969; come pure l’attenzione di Sandra Orienti per Lia Drei, di cui cura la mostra personale nel 1968 (Cagliari, Centro di Cultura Democratica).
188 V: M. Mignini, Diventare storiche dell’arte: una storia di formazione e professionalizzazione in Italia e in Francia (1900-40), Carocci, Roma 2009; S. Piccone Stella, Crescere negli anni Cinquanta, cit.
189 Significativa a tal proposito è la testimonianza di Lorenza Trucchi:«Non mi sono mai dedicata ad artiste. Ho avuto tre massimi interessi: Burri, Dubuffet e Bacon. Non ho mai fatto discriminazioni tra donne e uomo. Ma nel secondo dopoguerra, la maggioranza schiacciante delle persone che faceva arte era composta da uomini e poi tra le artiste, non c’era un Fontana, non c’era un Burri, non c’era un Capogrossi. Ad ogni modo, non sono mancate figure notevoli come Titina Maselli, Bice Lazzari e Carla Accardi».
190 Cfr. P. di Cori, Unite e divise. Appunti su alcuni problemi di storia della solidarietà tra donne, in L. Ferrante; M. Palazzi; G. Pomata (a c. di) Ragnatele di rapporti: patronage e reti di relazione nella storia delle donne, Rosenberg &Sellier, Torino 1988, pp. 481-494.
Jessica Perna, ARTE PROTO-FEMINIST. Una rilettura delle neoavanguardie italiane degli anni Sessanta, Tesi di dottorato, Università degli Studi della Tuscia, 2015